Love_small_cat

Love_small_cat

小喵陪你听古典 聆听美妙旋律、感受艺术真谛
最近节目(10)
作品列表(200)
谢林《勃拉姆斯·小提琴协奏曲》
这张专辑是小提琴家谢林与蒙都指挥的伦敦交响乐团合作,演奏勃拉姆斯的《小提琴协奏曲》。这个版本是由天碟录音师威尔金森1958年6月在伦敦金斯威音乐厅录制的,是一个演、录俱佳的天碟录音。 《D大调小提琴协奏曲》作品77,作于1877-1878年,是勃拉姆斯一生中创作的唯一的小提琴协奏曲。然而,这部小提琴协奏曲不但是勃拉姆斯最伟大的作品之一,而且此曲连同贝多芬(D大调)和门德尔松(e小调)、柴科夫斯基(D大调)等大师的小提琴协奏曲,并称为四大协奏曲。 乐曲具有浓厚的田园牧歌风味和匈牙利民歌情调,那种安详与厚重相得益彰的感觉,正是勃拉姆斯所独具的特色。在这部作品中,勃拉姆斯成功地将浪漫主义的激情与古典主义的严谨结合起来,并在曲式上有很多大胆创新。
索尔蒂《贝多芬·第三、第五、第七交响曲》
这张专辑是索尔蒂爵士指挥维也纳爱乐乐团,演奏贝多芬《第三、五、七交响曲》。索尔蒂的指挥富有热情和力量感,对贝多芬作品的诠释具有权威性。专辑由迪卡著名录音师在1958年录制,音质非常出色,并在2001年将原始模拟母带采用24位、96KHz的高规格进行转制,声音品质达到天碟级别。 《降E大调第三交响曲》作品55,作于1804年,又名“英雄”交响曲。此曲从内容到形式都富于革新精神,感情奔放,篇幅巨大,和声与节奏新颖自由。他在曲式结构上作了革新,如用一首庄严的葬礼进行曲作为第二乐章,用一首谐谑曲作为第三乐章,都是前所未有的。全曲宏伟壮阔。 《降E大调第三交响曲》是交响曲史上的里程碑。通过这部作品,贝多芬突破了其创作第一、二交响曲时延用的维也纳交响曲创作模式。在体裁上革故鼎新,大幅度地消减以前交响曲中常见的嬉戏性、娱乐性,并以探讨人生哲理、描摹社会发展、体现时代特征而代之,个性更为鲜明。而与以往的创作显著区别的是音乐形象所独具的史诗般英雄性格。从此以后,跟其他音乐体裁相比,不论是规模还是内容,交响曲都成为最适合表现重大题材和富有哲理性内容的器乐门类。 《c小调第五交响曲》作品67,又名“命运”交响曲,完成于1807年末至1808年初。此曲以音乐中的短—短—短—长节奏动机开场。据说,贝多芬曾将四个音的动机解释为“命运之神在敲门”。它主导了第一乐章,并在整个交响曲中扮演了相当重要的角色。整首交响曲可以被看到是情感的发展,从c小调第一乐章的冲突与斗争,发展到c大调末乐章的胜利与喜悦。最末乐章是全曲的最高潮,它比第一乐章在篇幅上更长、在声音上更有力。 《A大调第七交响曲》作品92,作于1811-1812年。此曲虽然是无副标题的作品,但是人们通常喜欢把它称之为“舞蹈性的交响曲”、“舞蹈的颂赞”。在贝多芬所有没有副标题的交响曲当中,这部作品也是最受人欢迎的。它拥有贝多芬所写出的最著名的慢版乐章以及最著名的快板乐章,所以它的地位终究是九大交响曲中不可忽视的一部。
宁峰《苏格兰幻想曲、柴科夫斯基协奏曲》
这张专辑是宁峰演奏布鲁赫《苏格兰幻想曲》和柴科夫斯基《D大调小提琴协奏曲》。 宁峰的演奏技巧特点在于精准、轻松、生动、干净和悦耳。精准,体现在演奏高难度乐曲时技术的准确率。小提琴的演奏技术非常多样化,很多高难度技巧尽管做得到的人很多,但他们往往只是在孤立演奏某技术难点时做到,要在演奏乐曲的过程中完整流畅地做好,那才是真正的好。轻松,表现在对高难度技术的驾驭,一个演奏者演奏技术难点时如果显得紧张,那就证明其演奏技巧精确度把握不好。生动,是建立在轻松的基础上,小提琴演奏中的很多技术难点,如快速双泛音、快速双音跑动、左手拨弦、复杂的和弦等等,都要做到生动。干净,是指不因技术难度高而发音不清晰。悦耳,是衡量发音质量的标准。很多小提琴演奏家在表演高难度技巧时,也许做到了准确,但不轻松。不轻松,自然就不可能生动;不生动,出来的声音肯定是干瘪和不悦耳的。小提琴的魅力就在于令人销魂的音韵,如果声音都不美了,那也就没有什么可听的了。 一个真正优秀的演奏家必须是演奏技术精湛,音乐有品位和富于感染力的。那么宁峰的音乐表现如何呢?如果说技术是枪,那么音乐就是子弹,听众便是猎物。技术不好,音乐表现受阻。技术好了,没有音乐,那就是匠人,这样的演奏只能唬人却不能打动人。对于宁峰的音乐表现,我喜欢用“秀美精致的吟唱”来形容。歌唱是音乐的灵魂,音乐离开了歌唱就不是音乐。宁峰可以让很多炫技性的作品歌唱起来。
昂特蒙、塞尔金《格里格、舒曼钢琴协奏曲》
这张专辑收录了三部作品:1、钢琴家菲利普·昂特蒙与奥曼迪指挥费城管弦乐团合作,演奏格里格《钢琴协奏曲》;2、钢琴家塞尔金与奥曼迪指挥费城管弦乐团合作,演奏舒曼《钢琴协奏曲》、《序奏与热情的快板》。
雷米《曼弗雷蒂尼·十二部大协奏曲》
这张专辑是菲利普之友合奏团演奏弗朗切斯科·曼弗雷蒂尼的十二部大协奏曲。“菲利普之友合奏团”的名字反映了它的目的,即推广和演奏启蒙时代的音乐,尤其是巴赫那些伟大儿子的音乐。法语是弗雷德里克二世宫廷中使用的主要语言,国王更喜欢法语而不是德语。羽管键琴家、钢琴家卢德格尔·雷米(Ludger Remy)在1992年与他朋友圈的音乐家们一起建立了这个合奏团。成员们不定期地聚在一起进行研究,对巴赫、类似风格的作曲家和他同时代人的音乐进行长期而深入的学术和艺术准备。所有成员都是音乐家,来自许多国家(德国、苏格兰、瑞士、意大利、阿根廷等)。合奏团的规模从室内合奏团到更大的管弦乐团不等,这取决于演奏的音乐。 弗朗切斯科·奥诺弗利奥·曼弗雷蒂尼(Francesco Onofrio Manfredini,1684-1762)意大利作曲家,生于弗洛伦撒附近的皮斯托亚(Pistoia)。父亲是一位长号演奏家。他最初在博罗格纳师从朱塞佩·托雷利(Giuseppe Torelli)学习小提琴,而后者正是大协奏曲发展史中的一位重要人物,曼弗雷蒂尼的作品从这位良师那里获益匪浅。曼弗雷蒂尼还向加科莫·安东尼奥·佩尔蒂(Giacomo Antonio Perdi)学习作曲。 1700年之前,曼弗雷蒂尼在费拉拉的圣·斯皮利托教堂任小提琴手,1704年返回博罗格纳,并成为爱乐协会的成员,同年,他的室内乐作品开始出版。1711年,他曾在摩纳哥王储安图瓦纳(Antoine)处供职,后者后来成为曼弗雷蒂尼儿子的教父。曼弗雷蒂尼为两把小提琴与通奏低音所写的作品第3号十二部大协奏曲(这张专辑中的曲目),即为这位统治者而作。这些作品展示出他是一位出色的能工巧匠,是十八世纪意大利作曲学派主流作品中的佳作。1727年,曼弗雷蒂尼返回成为皮斯托亚,并成为大教堂的音乐指导直至逝世。曼弗雷蒂尼的许多作品在他逝世后遗失,目前只幸存有已出版的43部作品以及部分手稿。
乔伊斯《拉赫玛尼诺夫、法朗克作品》
这张专辑是澳大利亚钢琴家乔伊斯演奏门德尔松《第一钢琴协奏曲》、弗兰克《交响变奏曲》、拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》、图里纳《交响狂想曲》。这张专辑是历史录音的重新发行,保留了乔伊斯黄金时期的演奏质感,同时通过现代技术优化了音质。对于古典乐迷而言,它不仅是欣赏 20 世纪女钢琴家巅峰水准的珍贵资料,也是收藏浪漫主义钢琴协奏曲经典演绎的必选唱片。
富特文格勒《萨尔茨堡音乐节私人录音》
这套合辑收录了指挥大师富特文格勒在萨尔茨堡音乐节的演奏现场录音,包括舒伯特《第九交响曲》、韦伯歌剧《自由射手》。由富特文格勒的朋友阿尔弗雷德·昆茨在萨尔茨堡私人录制的。就连富特文格勒的夫人都无法确切知晓这些录音是如何制作的,也无法判断是立体声录音,还是添加了混响的单声道录音。然而,即便声音在声道间不断 “起伏”,其效果依然扣人心弦,音质远比EMI唱片公司发行的单声道录音(如《自由射手》)和奥菲欧发行的单声道录音(如舒伯特作品)要好。因此,昆茨制作的其他录音在洪水中被毁,实在令人惋惜。 1920年8月22日,首届萨尔茨堡音乐节开幕,上演了胡戈·冯·霍夫曼斯塔尔的戏剧《每一个人》,由著名奥地利戏剧导演马克斯·莱因哈特执导。1921年,音乐节举办了三场莫扎特主题音乐会,分别由伯恩哈德·保姆加特纳、阿道夫·坦德勒和威利·范·霍格斯特拉滕指挥,钢琴家埃莉·奈伊与莫扎特音乐学院管弦乐团参演。1922年,萨尔茨堡首次上演歌剧:由理查·施特劳斯指挥的《唐·乔万尼》和《女人心》,以及由弗朗茨·沙尔克指挥维也纳国家歌剧院(当时仍称 “歌剧院”)管弦乐团演出的《费加罗的婚礼》和《后宫诱逃》。1923年没有歌剧演出,1924年音乐节取消。
亚历山德拉·惠廷汉姆《来自巴黎的信》
这张专辑是英国古典吉他演奏家亚历山德拉·惠廷汉姆的演奏录音,以法式浪漫为核心的古典吉他专辑。这是一张向法国音乐致敬的音乐情书,以吉他为载体,融合了法国香颂、印象派音乐、现代作品,甚至Eurovision歌曲;既包含《玫瑰人生》、《巴黎的姑娘》等经典法式旋律,也收录德彪西、萨蒂、福雷等作曲家的作品改编版;整张专辑如同巴黎的声音画卷,既有浪漫优雅的情怀,也展现了古典吉他的多元可能性。 亚历山德拉·惠廷汉姆(Alexandra Whittingham)是当代人气极高的青年古典吉他手,20多岁就获得Decca签约,曾获爱丁堡吉他比赛冠军等多项奖项;社交媒体(YouTube、Instagram)累计播放量超6500万,以打破古典音乐壁垒的风格走红;与法国渊源深厚,19岁在法国西南部开启职业独奏生涯,后来家人在此定居,这张专辑是她对法国的私人致敬。 专辑收录了16首作品,涵盖经典改编、新编曲、跨界合作。经典法式旋律:《La Foule(人群)》、《La Vie en Rose(玫瑰人生)》(艾迪特·皮雅芙的香颂改编);《She》(查尔斯·阿兹纳吾尔的作品,配弦乐四重奏);《Voila》(2021年 Eurovision 法国参赛曲,与大提琴合作)。古典作品改编:德彪西《亚麻色头发的少女》(朱利安·布里姆改编);萨蒂《玄秘曲第一号》(罗兰·迪安斯改编);肖邦《a小调圆舞曲》(吉他二重奏版)。 这张专辑是古典与流行的温柔碰撞,既有古典音乐的细腻质感,又通过改编让经典旋律更具当代感染力。录音采用Hi-Res(96kHz/24bit)规格,音色通透、氛围感强。被乐评称为当代古典吉他录音的精品,既适合古典乐迷,也能吸引跨界听众。
罗斯特洛波维奇《舒伯特·阿佩乔尼奏鸣曲》
这张专辑是大提琴巨匠罗斯特洛波维奇与著名作曲家、指挥家布里顿合作,演奏舒伯特《阿佩乔尼奏鸣曲》、布瑞吉《大提琴奏鸣曲》。这张专辑是唱片史上最精采的器乐合奏专辑,也是大提琴巨匠罗斯特洛波维奇与著名英国作曲家、指挥家布里顿最完美的合作。舒伯特这首独特作品原是为六根弦的阿贝鸠奈琴所作,罗斯特洛波维奇改以四根弦的大提琴演奏,技巧却丝毫不见滞涩,可见其功力之深;在布里顿虽以作曲家名世,但其钢琴演奏同样有独到之秘,更充分展现绿叶红花互为衬托的效果。专辑中另附布瑞吉《大提琴奏鸣曲》,两位大师和谐的搭配同样充满了艺术气质与戏剧效果。
富特文格勒《贝多芬·第一、四钢琴协奏曲》
这张专辑收录了富特文格勒指挥的两部贝多芬钢琴协奏曲:1、与钢琴家艾斯巴赫尔、卢塞恩节日管弦乐团合作,演奏《第一钢琴协奏曲》,1947年8月27日录音;2、与钢琴家汉森、柏林爱乐乐团合作,演奏《第四钢琴协奏曲》,1943年10月31-11月3日录制。 艾斯巴赫尔1943年曾在富特文格勒指挥下演奏勃拉姆斯《第二钢琴协奏曲》,当时他三十一岁。四年后艾斯巴赫尔和富特文格勒这场演出留下的录音使他的名字流传于世。但艾斯巴赫尔演绎的贝多芬给人感觉很浮浅,匆匆匆忙忙一带而过,更谈不上深度或细腻。 阿杜安在“富特文格勒的指挥艺术”中评论,富特文格勒在“第一”中大胆轻松。艾斯巴赫尔,一位在卢塞恩和富特文格勒同台演出时年龄三十五岁的瑞士钢琴家在演奏《第一钢琴协奏曲》时有出色造诣,但也有失当和欠精确之处。他过分经常像是滑过音符的顶点;感情的深度不够,在末乐章中欠缺机智。令人感兴趣的一点是艾斯巴赫尔演奏的贝多芬作品中罕见的不完全的第一华彩乐段;为了完成这一华彩乐段,钢琴家从第二华彩乐段嫁接过来一个结尾,并加上自己的处理。富特文格勒在《第一钢琴协奏曲》中使小号和鼓喜气洋溢。他在首尾乐章的进展活跃有力,步态生动而有节奏性,慢乐章感情深厚、贯彻始终。 这张专辑中《第四钢琴协奏曲》汉森的录音在CD上写的演奏日期是1943年10月31日-11月3日,和“富特文格勒的指挥艺术”书上的所注一样。这是个现场录音,确切的录音时间应该是个特定的某一天,不可能象现在的一些经过处理的现场录音,其录音会跨越几天的时间。所以,“富特文格勒的指挥艺术”书上所注其实大部分是大师的演出日期记录,而不是确切的录音时间。
布列兹《巴托克·嬉游曲、舞蹈组曲、音画》
这张专辑是布列兹指挥芝加哥交响乐团,演奏巴托克的四部管弦乐作品。包括《弦乐嬉游曲》、《舞蹈组曲》、《匈牙利素描》、《两幅音画》。巴托克是二十世纪现代音乐的开拓者之一,他被认为是本世纪最伟大的音乐家之一,虽然他大部分作品的价值,直到他本人去世后才被世人认可。布列兹对于20世纪音乐的诠释是无人能出其右的,因为他不但是一位杰出的指挥家,更是一位技法精深的作曲家,对于20世纪音乐有深刻的理解和研究。 《弦乐嬉游曲》Sz113,作于1939年,时值第二次世界大战,巴托克离开祖国,心情十分阴郁。但1939年夏,巴塞尔室内乐团指挥保罗·扎赫尔夫妇把瑞士弗里堡附近格鲁耶尔山区自己的萨南别墅借给巴托克一家,使巴托克得以进入一种与世隔绝的世外桃源生活。他在写给他儿子的信上说:“不知怎样,我感到自己像一个古时的音乐家被米西奈斯召去作客”,“整整两个星期我没有读到报纸,这一段时间不看报毫无关系,其间没发生任何事情。昨天有一张落到我手中,我看到的好像是一份两星期前的报纸。”这部作品是受扎赫尔委托,用15天时间完成的,由扎赫尔的巴塞尔室内乐团于1940年6月11日首演。 《舞蹈组曲》Sz77,作于1923年4-8月间。巴托克在谈到他这部作品时说:“第一乐章和第四乐章具有阿拉伯的特征,第二乐章和它的前奏具有匈牙利的特征,第三乐章则是匈牙利、罗马尼亚以至阿拉伯的影响都存在。第五乐章可以说是一种单纯的农民音乐,以至于不能把它算做任何一个民族的种类。”巴托克在这部作品中,成功地运用了他所亲自搜集、整理过的匈牙利、罗马尼亚和阿拉伯(最初的计划中还有斯洛伐克)的音调和节奏,重新进行创作,并且把这些民间音乐的因素和他精湛的富于独创性的艺术技巧巧妙地融合在一起,绘声绘色地展现了民间节日的欢腾场面。 《匈牙利素描》Sz97,是巴托克1931年根据其先前(1908-1911)创作的五首钢琴小品配器完成的管弦乐作品。演奏此曲的乐队编制是双管编制。这首作品的音乐素材取自匈牙利一个叫Székely古老少数民族的一首赞美诗。 《两幅音画》Sz46,作于1910年8月。此曲是为管弦乐而作的交响音画。
吉列尔斯《贝多芬·钢琴奏鸣曲辑》
这套专辑收录了钢琴大师吉列尔斯演奏的贝多芬大部分钢琴奏鸣曲,缺少第1、9、22、24和32号奏鸣曲,非常可惜。《企鹅唱片指南》评价三星。 贝多芬的钢琴奏鸣曲,是阐述音乐家精神发展过程的独特文献。它们实际上囊括了贝多芬在键盘上全部的创作生涯。和被誉为“旧约圣经”的巴赫平均律不同,贝多芬的钢琴奏鸣曲使钢琴乐曲脱离莫扎特时代那种室内的典雅风格,而为19世纪李斯特、塔尔贝格热情灿烂的作品开风气之先,因此被称为“新约圣经”。由于其无法超越的艺术价值和对于演奏技巧的超高要求,因此不断被历代钢琴演奏家们演绎。(摘自《世界音乐史》) 埃米尔·吉列尔斯(Emil Gilels,1916-1985)前苏联钢琴家。吉列尔斯的演奏柔和明亮、表情细致,与李赫特并誉为俄罗斯钢琴学派的传人。吉列尔斯的演奏特色是“钢铁般的触键”,由此而形成幅度与力度。 吉利尔斯最后十年灌录的贝多芬钢琴奏鸣曲无疑是他个人一生艺术的精华所在,他把生命的最后时光奉献给贝多芬的奏鸣曲。吉利尔斯本来想要以录制被誉为钢琴音乐的“新约圣经”的贝多芬的32首奏鸣曲来圆满结束他的艺术生涯的计划,但就在他尚未完成全集录音时,便已逝世,而此套作品似乎在人们心中也就成为绝响。 吉列尔斯演奏的贝多芬钢琴奏鸣曲,其力度变化上,被认为是施纳贝尔之后的最好选择。他的演奏充满了光辉的音色和力度,除了完美的技巧外,也灌注了适当的情感,他完美的触键和录音让我们更正确地深入贝多芬的世界。
富特文格勒《贝多芬·第五、第七交响曲》
这张专辑是富特文格勒指挥柏林爱乐乐团,演奏贝多芬《第五、第七交响曲》,1943年在柏林的现场演奏录音。这个版本是富特文格勒指挥艺术的巅峰之作之一。录音中,他以极具戏剧性的表现力和深沉的情感,将《第五交响曲》的“命运”主题演绎得淋漓尽致。
麦克·慕瑞《戎冈、法朗克作品》
这张专辑是美国首屈一指的管风琴大师麦克·慕瑞在旧金山戴维斯交响音乐厅,与埃多·德·瓦特指挥的旧金山交响乐团合作,演奏约瑟夫·戎冈与法朗克的作品。这是戴维斯交响音乐厅安装的意大利Ruffatti管风琴的首次录音。 约瑟夫·戎冈(Joseph Jongen,1873年12月14日-1953年7月12日),比利时作曲家,管风琴家。他的作品基本是浪漫主义风格,也受到德彪西的一定影响,以色彩丰富著称。其中管风琴与乐队《交响协奏曲》为多数管风琴家所喜爱。
富特文格勒《贝多芬·第二、第四交响曲》
这张专辑是富特文格勒指挥维也纳爱乐乐团,演奏贝多芬《第二、四交响曲》。收录了富特文格勒唯一的《D大调第二交响曲》录音,直到1979年才被发现并发行。这个录音有些奇特的地方:虽是战后的作品,却迅猛强劲,绝大部分乐句十分流畅,末乐章甚至具有战时演出中惯有的凝聚力和冲劲(有几秒钟整个乐团几乎陷进一片混乱之中)。大师显然不同意大众对《D大调第二交响曲》惯有的低落评价,他对之的理解是透彻的和别有生气的。这唯一的“叽呀作响”的唱片完全足以证明,大师在这一作品的精髓中可能求得的强度,其独特处理的效果一目了然。听惯了大多数人指挥棒下的软绵绵的《D大调第二交响曲》,这场演出所具备的启发性十分强烈。 而大师指挥的《降B大调第四交响曲》,与1943年的著名版本大相径庭,没有任何作品在大师的指挥下前后十年差异那么巨大。浪漫主义气息荡然无存,取而代之的是一种缺乏个性的“古典风味”。所有曾经光彩夺目的独特手法包括“神秘性”、“巨大的渐强”、“力度和速度的对比”、“强化的重音”被全面淡化,而且录音室的单调气氛令人昏昏欲睡。这是让人极不喜欢的一次演出,既无法赋予音乐灵魂,也无法体现指挥家的手法,最致命的是无法给予作品任何启迪性的贡献。类似这样的演出,不需要大师出手,或许这个录音的发行本身就是个错误。
今田胜、乔治·玛耶兹《单独在一起》
这张专辑是爵士钢琴家今田胜与贝斯手乔治·玛耶兹合作,1977年10月在东京录制的。专辑的制作、录音仍然是由三盲鼠公司最初的“黄金铁三角”来挑大梁,是三盲鼠公司早期的优秀录音之一,声音的总体走向依然是细节丰富、定位精准、结像真实、氛围宽松、密度感好,尤其是低频的表现极为出色,在下潜深的同时又富有弹性,真是质感、量感俱备。 专辑中钢琴每个音符都录得晶莹剔透仿佛能看到今田胜的每个手指敲键一般,低音提琴拨弦的弹性更让人听的过瘾,细节丰富的像是贝斯拨弦后,琴弦的震动都能看到似的。今田胜大师的钢琴技艺毋庸置疑,同时节奏和旋律变化的控制也恰到好处,基本上各种程度的爵士乐迷应该都可以乐在其中了。 三盲鼠公司当时用最顶极的录音器材和技术来录制这张唱片,标榜他们的音乐具有摇摆性、流畅性、创意性,以及独特的个性。藤井武为制作人,神成芳彦负责录音,西择勉担任艺术指导,这个铁三角组合也一直被人怀念。长久以来音乐迷对三盲鼠的优异录音则是念念难忘,他们是最早把录音器材与录音配置图标示出来的爵士唱片之一,近场录音的真实感少有匹敌。说到三盲鼠唱片的录音效果,它们具有超一流的分离度和透明感,录音效果之好就象演奏者站在你面前演奏一样的逼真,再加上唱片旋律大都优美动人,往往使人顿生轻松洒脱之感,强烈的现场感,丝丝入扣、默契传神的演绎每每使聆听者喜出望外。
管弦乐示范录音《无敌天碟》
这张专辑精选了十六首份量最重的古典音乐精华曲子,首首精彩,而且其中还有世界首度录音的,难怪香港的音响杂志称为“天碟中的天碟”,并获得一面倒的推荐,很多发烧友在各大音响展之中,也常发现很多厂商拿来当示范CD,并被美国发烧天书TAS榜推荐。 RR首席录音工程师基思·约翰逊博士(Keith O. Johnson)是唱片界的一位传奇人物,他有着30多年的工作经验,曾多次获得格莱美录音大奖。他设计的麦克风可以将录音室内的回响效果进行准确的捕捉,并给听者以强烈的舞台空间感。RR公司的目标是再现音乐厅内的真实音响效果,在激光唱片制作中,约翰逊独创的HDCD技术为数字唱片提供了更精确、音乐味更浓的播放效果。在装有HDCD解码装置的CD机上,音响效果有明显的改善。 专辑惊人的录音效果不仅会让床头音响的使用者惊叹,更会让顶尖音响的发烧友感叹钱没白花。RR公司历年来所发行的精选集,每一张都获得很高评价,这张专辑的录音成就也极其出色,在极大动范之下,声音的厚度还保持着平衡,绝对不会有吵杂刺耳的情形出现RR每一张精选集都值得收藏,选曲精选、惊人的录音成就,是一张您错过绝对会遗撼的名盘。
塞尔《海顿·伦敦交响曲集》
这张专辑是指挥家乔治·塞尔与克利夫兰管弦乐团合作,演奏海顿《伦敦交响曲》的前六部。塞尔的名字与克利夫兰管弦乐团几乎是不可分割的,这是一支典型的古典乐团,它的风格和音色都特别适合于演奏海顿的作品。尽管这个乐团是一个以美国式的炫技表演和欧洲式的纯粹音响相结合的产物,但是它确实是美国音乐文化的结果。冷静而富于理性的柔美,几乎令人窒息的清晰与明净,这些特征使克利夫兰管弦乐团成为一个以均衡、细致、明快的音响而著称的乐团。塞尔始终认为演出中应当让音乐自己说话,而它所需要的一切就是准确无误的演奏。乐团中的一位演奏员曾说:“他甚至排练灵感。”显然,乐团在音乐会上的一切表现都是由事先精心准备的方针所决定,没有一丝一毫的侥幸成分。塞尔坚持让演奏员们以一种类似于室内乐的方式来演奏,互相倾听、互相感受,这样才能达到合奏的默契与自如,才能创造卓越的管弦乐效果。客观、冷静、避免感情的泛滥,这是塞尔的演出最与众不同的地方。 《伦敦交响曲》有时又被称为所罗门交响曲,是约瑟夫·海顿受伦敦的音乐会经纪人所罗门邀请,于1791年至1795年间创作的12部交响曲的总称。伦敦交响曲可分为两套,海顿第一次访问伦敦时创作的《第93-98交响曲》、与他第二次访问伦敦时创作的《第99-104号交响曲》。这张专辑收录的就是第一次访问伦敦时创作的《第93-98交响曲》。
李赫特在布拉格
这套合辑收录了钢琴家李赫特在布拉格的现场录音。这套合辑的名气非常大,听钢琴的,几乎没有人不知道这套唱片。合辑里的CD1-CD4都是贝多芬奏鸣曲,布拉格公司曾经专门就这四张出过一个套装。这套15CD合辑所包含的录音年份跨度非常大,演奏的作品也包罗万象(这一向都是李赫特套装的特点),我们从中可以听到李赫特在不同时期为不同作品所作的精彩诠释。 纵观这套合辑,其中最出色、最精彩的演奏,当属拉威尔《高贵伤感的圆舞曲》与《镜子》,拉威尔的作品往往充满了法国式独特的高贵与浪漫气息,这些作品在李赫特的演绎下,每一个音符都恰到好处的表现了出来。听着李赫特细腻优美的琴音,我们仿佛置身于一个浪漫而又神秘的世界,葡萄酒与鲜花的醉人芳香交织在一起,让人如痴如醉。除了这两首作品,李赫特在美国卡耐基音乐厅还有《帕凡舞曲》的精彩录音,同样让人神魂颠倒。 除了拉威尔的作品,合辑中的李斯特《超技练习曲》也是摄魂的演奏,特别是第11首《夜之和谐》 ,那若隐若现的轻音,那恰到好处的音色与节奏控制以及强烈的对比,就算全曲结束,仍然是余音绕梁、三日不绝,让人流连忘返。另外肖邦的四首《叙事曲》,李赫特塑造的优美与遐想的意境,伤感的琴声与强烈的对比,让人印像深刻,久久不能忘怀。 第一张到第四张全部都是贝多芬奏鸣曲,其中《第12奏鸣曲》是最精彩的,《第29奏鸣曲》李赫特的演奏虽然无可挑剔,但钢琴的质量严重影响了他的发挥,钢琴在拖后退,完全是靠李赫特完美的技术在支撑整个演奏。这个曲日推荐同年李赫特在伦敦的现场录音。第五张是李赫特与指挥家Bakala合作的贝多芬《第l、3钢琴协奏曲》,这两部协奏曲李赫特有多个录音,合辑中的这版非常精彩,完全不亚于著名的DG米凯兰杰利与朱里尼的现场录音,李赫特的琴音控制得非常有特色,好像在使用一台贝多芬年代的钢琴在演奏,节奏处理上则恰如其分地展现了贝多芬早期协奏曲的特点。 莫扎特作品也是这套合辑的一大特色,李赫特在布拉格演奏的莫扎特奏鸣曲与幻想曲完全可以比肩任何一位莫扎特专家的演绎。
肖斯塔科维奇《小提琴、大提琴协奏曲》
这张专辑收录了肖斯塔科维奇的两部杰作:1、大卫·奥伊斯特拉赫与米特罗普洛斯指挥的纽约爱乐乐团合作,演奏《第一小提琴协奏曲》;2、罗斯特洛波维奇与奥曼迪指挥的爱乐管弦乐团合作,演奏《第一大提琴协奏曲》。 1947年至1948年间,肖斯塔科维奇创作了《第一小提琴协奏曲》,但作品能够公演还是在斯大林离世后的事。1955年,奥伊斯特拉赫演奏了这部作品并获得成功,他展现出的精湛技艺给了肖斯塔科维奇深刻的触动。 1959年,肖斯塔科维奇创作了《第一大提琴协奏曲》并题献给罗斯特洛波维奇,罗斯特洛波维奇充满感染力的演绎,使这部作品成为大提琴经典曲目。肖斯塔科维奇这样评论罗斯特洛波维奇:“聆听他的演奏,总能从中感受到对于音乐的巨大满足。从他高超的技术中可以感受到他传递出的所演奏作品的音乐主旨。” 当我们聆听奥伊斯特拉赫演奏的《第一小提琴协奏曲》和罗斯特洛波维奇演奏的《第一大提琴协奏曲》,可以感到在思绪方面,后一作品似乎是前一作品的延续,都表现对新的思维及音乐语汇的追求。而两位演奏家对于这些追求,都予以权威的诠释,奠定了后人理解这些作品的基调。 罗斯特洛波维奇曾说过:“我的整个演奏生涯都和苏联作曲家的音乐联系在一起。”